Vous avez tourné Sur la trace d'Igor Rizzi en 2006, vous veniez d'arriver au Québec.
Oui,
après avoir vécu trente ans en France, je regrette d'avoir perdu tant d'années
de ma vie dans ce pays qui ne me convenait pas. Quand on a tourné en février, c'était mon premier hiver à
Montréal et tout était nouveau pour moi à ce moment-là. J'étais émerveillé par
tout ce que je voyais, la neige, les bâtiments dans le style Far West, les
ruelles à l'américaine, une ville qui respirait et que j'avais envie de filmer
sous toutes ses coutures. Après des années de déception à Paris, j'avais
subitement l'impression que les choses devenaient faisables, une vie nouvelle
s'ouvrait pour moi et mon premier film est imprégné de ce sentiment unique que
j'avais dans la tête.
En arrivant à Montréal, vous aviez un
projet de film dont l'histoire se passait dans un chalet des Laurentides.
Laurent Lucas, un ex-footballeur reconverti en tueur à gage. |
Oui,
c'était très stéréotypé, dans la continuité de l'idée qu'on se fait du Canada
depuis la France,
le film ne s'est pas fait mais j'aurais peut-être pu en faire quelque chose de
bien.
Marie Laforêt avait donné son accord
pour jouer dedans.
Oui,
je l'avais rencontré quelques fois à Paris chez elle, un vrai personnage à la Greta Garbo, je regrette qu'on
n'ait pas travaillé ensemble. Ruquier l'avait invité sur son plateau pendant
Cannes et lui avait fait parler du projet qu'elle avait avec moi, c'était assez
surréaliste comme impression, on évoquait mon nom à une heure de grande écoute,
c'était un peu comme si le film existait déjà, j'en avais d'ailleurs ressenti
un certain malaise.
Ce projet, vous l'aviez écrit en
France?
Oui,
ça s'appelait De Plein fouet, j'en
avais écrit au moins dix versions au gré des divers producteurs qui m'avaient
mené en bateau. C'était un thriller sur fond de conflit familial, ça fonctionnait
bien, mais cette histoire était très marquée dans son état d'esprit par ma vie
parisienne, les personnages baignaient dans le rapport de force, le reproche et
l'insulte, une approche des relations que j'ai laissé derrière moi depuis que
j'habite au Canada. Helena Noguera, Xavier Gallais, qui était un comédien de
théâtre très prometteur, et surtout Laurent Lucas devaient jouer dedans.
Laurent Lucas, qui allait être si
important dans votre vie, comment l'avez-vous rencontré?
Quand
on a monté le projet en 2003, on a cherché un acteur pour le rôle principal et c'est
là que je l'ai connu, par l'intermédiaire d'un certain Pierre Hagnauer, un
oiseau de nuit qui connaissait le tout Paris. Pierre avait été engagé par la
production pour nous faire des propositions, je le revois encore tournant les
pages de son catalogue d'acteurs jusqu'à ce qu'on arrive à la fiche de Laurent
Lucas. J'ai tout de suite flashé en le voyant. Et ironie de la situation,
Laurent était un des rares acteurs que Pierre n'avait jamais croisé, il avait
juste pensé à lui car il le trouvait approprié pour le rôle, mais enfin il
avait tout de même réussi à lui mettre la main dessus.
À ce moment-là, Laurent Lucas, vous le
connaissiez ?
Oui
un peu, je l'avais vu dans Harry, un ami
qui vous veut du bien et Hauts-les-cœurs.
Son regard intense et son jeu en retenue m'impressionnaient. Pierre a
organisé une rencontre à la production et on a très vite sympathisés. Laurent m'intimidait
car il était un des représentants du cinéma d'auteur français, un milieu qui
m'était complètement étranger et que je regardais à distance avec un certain
complexe en me disant que je ne ferai jamais partie des leurs. Laurent m'a dit
qu'il vivait au Québec, je lui ai dit que j'étais né à Toronto et que j'avais
dans l'idée d'aller m'installer à Montréal, il m'a encouragé à le faire, ce que
j'ai fait quelques temps plus tard.
Pourquoi ce film De Plein Fouet ne s'est-il pas fait?
En
France je n'avais pas de contacts sérieux pour monter le projet, j'avançais
avec l'énergie du désespoir, surtout du désespoir, je n'avais aucuns pistons,
aucune entrée au CNC, j'avais réalisé quelques courts-métrages remarqués qui
étaient passés sur Canal + et France 3, mais j'avais sans cesse affaire à des
producteurs médiocres qui me faisaient perdre mon temps et me déprimaient.
Finalement, l'un d'eux avait une connexion avec une production québécoise et on
a tenté une coproduction qui a fini par échouer. Mais l'essentiel était
ailleurs, tout ça m'a conduit à Montréal et au bout du compte j'ai changé de
vie grâce à ce projet qui ne s'est pas fait.
Donc vous aviez écrit le scénario de Sur la trace d'Igor Rizzi en peu de
temps.
Oui
en un mois et puis après je l'ai perfectionné petit à petit. Quand on n'a pas
un producteur sur le dos pour nous martyriser on écrit très vite, Woody Allen
écrit ses films en 15 jours/trois semaines. Quand on passe des mois sur un
scénario c'est rarement pour l'améliorer, c'est surtout pour le formater, lui
retirer sa fraicheur et essayer de satisfaire l'égo de ceux qui le financent.
Je crois que le scénario faisait moins de 50 pages.
Oui c'est bien suffisant, quand on est son propre producteur on n'a pas besoin de gonfler le scénario avec des indications superflues. Mon dernier film Le Militaire, que j'ai aussi produit, faisait à peine 40 pages, par contre L'Affaire Kate Logan que je n'ai pas produit faisait plus de 100 pages... En général, mes scénarios sont courts car j'essaye le plus possible de condenser les scènes pour en faire ressortir la substance utile, plus une scène est chargée en écriture plus elle est noyée.
Après l'échec de De Plein fouet, aviez-vous été tenté d'abandonner le cinéma?
Oh
oui j'étais accablé par tous ces projets avortés que je trimballais derrière
moi ! À ce moment-là j'ai bien cru que je ne ferai jamais un long-métrage dans
ma vie. Mais en même temps je
venais de changer de pays et je me disais qu'il fallait que j'en profite pour trouver une nouvelle dynamique dans ma façon de faire les choses. Et comme j'avais atteint mon point de saturation avec les producteurs, j'ai donc décidé de produire moi-même un film en utilisant mon argent personnel.
Une fois que vous aviez décidé de le
produire, dans quel état d'esprit étiez-vous pour écrire le scénario?
J'étais
très inspiré, très motivé, ma préoccupation était d'écrire au plus près de mes
sentiments, sans mauvaises raisons. Le fait d'être producteur m'a enlevé un poids
considérable, j'avais enfin l'impression de travailler comme un artiste. J'ai
écrit le film le plus personnel que je pouvais, sans restrictions, sans tous
les critères débiles que nous infligent les producteurs. Je montrais les étapes
à Laurent Lucas qui me donnait ses suggestions et on avançait comme ça, au feeling.
Vous ne pensez pas que parfois ça a du
bon de devoir convaincre les autres. Un auteur n'a pas toujours raison.
Ce
n'est pas une question d'avoir raison, mais de pouvoir s'exprimer vraiment.
Sauf si on parle d'un scénario de commande, mais dans ce cas on parle d'autre chose. Quand un scénario n'est
plus qu'une série d'arguments à l'épreuve des balles, ce n'est plus une œuvre susceptible
d'interpeler le public, c'est juste un produit.
Je ne sais plus qui disait qu'une œuvre d'art respire par ses défauts.
Oui c'est tout à fait ça, l'obsession du scénario sans défauts est une lubie de producteurs qui fait beaucoup de mal à la création, le résultat est semblable à la chirurgie esthétique, pour supprimer un défaut sur un visage le chirurgien massacre les expressions de la personne. Avec Igor Rizzi j'ai voulu connaître une fois dans ma vie cette expérience de pouvoir m'exprimer dans un film sans avoir à me soumettre au système. Car quand on travaille dans la perceptive de convaincre un tiers, qui plus est mal intentionné, on cesse d'être un créateur, on devient un faiseur, on calcule, on soupèse, on cherche à être habile c'est tout. Et puis si les producteurs et les distributeurs avaient raison, il n'y aurait que des succès et on en est très loin, ils font vivre l'enfer aux auteurs pour quel résultat, une majorité de bides! Il faut bien comprendre que les décideurs dans les compagnies de films savent que s'ils se plantent avec un produit formaté on ne les blâmera pas pour ça, par contre s'ils prennent un risque artistique et qu'ils se plantent alors là ils se font virer, voilà en quoi consiste l'équation.
Je ne sais plus qui disait qu'une œuvre d'art respire par ses défauts.
Oui c'est tout à fait ça, l'obsession du scénario sans défauts est une lubie de producteurs qui fait beaucoup de mal à la création, le résultat est semblable à la chirurgie esthétique, pour supprimer un défaut sur un visage le chirurgien massacre les expressions de la personne. Avec Igor Rizzi j'ai voulu connaître une fois dans ma vie cette expérience de pouvoir m'exprimer dans un film sans avoir à me soumettre au système. Car quand on travaille dans la perceptive de convaincre un tiers, qui plus est mal intentionné, on cesse d'être un créateur, on devient un faiseur, on calcule, on soupèse, on cherche à être habile c'est tout. Et puis si les producteurs et les distributeurs avaient raison, il n'y aurait que des succès et on en est très loin, ils font vivre l'enfer aux auteurs pour quel résultat, une majorité de bides! Il faut bien comprendre que les décideurs dans les compagnies de films savent que s'ils se plantent avec un produit formaté on ne les blâmera pas pour ça, par contre s'ils prennent un risque artistique et qu'ils se plantent alors là ils se font virer, voilà en quoi consiste l'équation.
Quelle était la somme que vous aviez
mis pour produire le film?
J'avais
une épargne de 50.000 $, dont une partie provenait des droits d'auteur de mes courts-métrages
qui étaient passés à la télé.
C'était une somme importante sur le
plan personnel, mais très modeste pour financer un long-métrage.
Il
était convenu que personne ne serait payée, donc si on enlevait les salaires,
avec 50.000$ nous avions tout de même de quoi faire. Je m'étais souvenu de la
phrase de Coppola qui disait qu’avec 50.000 $ à soi on fait autant de choses
qu'avec 500.000 $ qui vient des autres. Effectivement je l'ai vérifié, avec cette
petite somme on a fait des miracles, car il n'y a eu aucun gâchis.
Vous n’aviez pas la crainte d’être à
cours d’argent pendant le tournage?
Noël Mitrani et Laurent Lucas sur le tournage. |
Vous comptiez aller jusqu’au bout sans
aucun soutien extérieur?
Non
bien sûr, je savais que je ne pourrais pas financer la postproduction, surtout
avec une finition en 35 mm.
Il fallait donc que le film soit assez réussi pour qu'on entraîne un
coproducteur après la phase de montage.
Et c'est ce qui s'est passé.
Oui
avec Atopia, la compagnie de production et de distribution de Pascal Maeder que
j’avais connu grâce au réalisateur Denis Côté. Après avoir vu le film sur un
DVD, il m'a rapidement donné son accord pour s'associer avec moi en
postproduction, mon pari était gagné.
Il prenait un risque.
Oui
bien sûr, même s’il savait déjà que le film était sélectionné à Toronto. Et
puis bien vite on a eu le festival de Venise. Le soutien de Pascal Maeder a été
déterminant, ainsi que son savoir-faire car je m'y connaissais moins au niveau
de la postproduction que de la phase de tournage.
Aviez-vous retrouvé votre argent?
Oui
exactement la somme que j'avais investi, mais je n'en ai pas gagné. Sauf que
j'ai pu faire un film ! ...Et ça m'a
permis de me lancer car depuis j'en ai fait deux autres.
Quel conseil donneriez-vous à un
réalisateur qui voudrait autoproduire son film?
Je
lui dirais: "As-tu accumulé suffisamment de dégoût du système pour faire
les choses par toi-même, sinon attends encore un peu !".
Vous aviez peu d'argent et pourtant
vous aviez réussi à tourner en 35mm.
Oui,
je tenais absolument à tourner en pellicule. Le film que j'avais en tête
n'aurait eu aucun impact en numérique. Et puis en 2006, c'était encore la
préhistoire pour ce qui était des caméras HD, l'image était moche, ça aurait
été un désastre si je n'avais pas tourné en pellicule. La poésie des paysages
enneigés existe grâce au rendu magnifique du 35mm, je n'ai aucun doute
là-dessus.
Vous aviez fait venir votre directeur
photo de France.
Le directeur-photo Christophe Debraize-Bois et l'Arriflex BL4. |
Justement, Laurent Lucas, Pierre-Luc Brillant, Isabelle Blais et Emmanuel Bilodeau, pour un petit film sans budget, comment aviez-vous réussi à convaincre de tels acteurs?
Je pense qu'ils ont aimé la nature du projet, ils ont senti que j'étais inspiré et puis le 35 mm les rassurait, ils se disaient que je les entraînais dans une vraie aventure cinématographique.
À l'époque, vous êtiez le premier au Québec à faire un film en solo sans l'argent des institutions gouvernementales.
Oui c'était très atypique, depuis le principe s'est répandu, je pense que j'ai eu une petite influence dans ce domaine.
Revenons à l'image, vous accordez une grande importance à la sobriété.
Oui, je
déteste les images esthétisées, je trouve ça cheap et vulgaire, et immature aussi. Et puis je pense
que quand on trafique l’image c’est qu’on ne parle pas avec ses sentiments, on
cherche juste à en mettre plein la vue.
Vous aviez tourné avec une caméra plutôt
ancienne je crois?
Oui
une vieille Arriflex BL4, une antiquité qui était très lourde et qui faisait un
bruit infernal. On devait la camoufler sous des couches de couvertures ou des
blousons pour ne pas l’entendre ronronner dans les micros. C’était surtout un
problème en intérieur car à l’extérieur le bruit de la caméra se fondait dans
le bruit ambiant.
Heureusement l’essentiel du film était
en extérieur.
Oui,
mais c’était quand même un inconvénient et le loueur avait fini par nous
concéder pour le même tarif une caméra plus récente qui était beaucoup plus silencieuse. L’équipe avait vécu cette amélioration comme un soulagement!
Et comment la caméra avait-t-elle
supporté le grand froid?
Très
bien, le mécanisme était très graissé pour tenir le choc du -30°C, par contre la
caméra numérique utilisé pour le making of, elle, a planté, et je suis sûr que
si on avait tourné en HD on aurait vécu un cauchemar dans de telles conditions
de froid. En fait le souci majeur était la condensation sur les objectifs quand
on passait de l’extérieur à l’intérieur, car le contraste de température produisait
de la buée sur la lentille. On devait parfois attendre presque deux heures pour
tourner à nouveau, le temps que la condensation s’en aille complètement, du
coup on avait aménagé le plan de tournage en fonction de cette contrainte.
Vu la nature du projet, j’imagine que
n’aviez pas dû consommer beaucoup de pellicule.
Non
pas beaucoup, 35.000
pieds, soit environ 7 heures de rushes, ce qui était
très raisonnable. Mais comme nous tournions des plans-séquences assez longs,
nous devions être certains que chaque plan serait parfait de bout en bout, donc
nous tournions à deux ou trois prises en moyenne pour nous couvrir.
Aviez-vous un combo?
Non
je n’avais pas de retour vidéo, je n’en avais ni les moyens ni l’envie. Je me
souviens avoir dit que nous allions tourner ce film comme si nous étions en
1975. Je n’ai pas ressenti le besoin de voir les images au fur et à mesure, on
avait les rushes tous les jours et très vite je n’ai plus eu envie de les
regarder, car je voulais rester dans l’expérience du tournage, je ne voulais
pas mélanger les différentes étapes, car les rushes racontent déjà quelque
chose qui dépasse la réalité du tournage. J’avais besoin de garder cette ambiance
extraordinaire que je ressentais pendant qu’on tournait, je ne voulais pas
fausser cette perceptive, nous marchions sur un fil et j’en étais ravi, je
crois même que toute la richesse du film repose sur le fait d’avoir tenu à
distance la technologie pour privilégier l’expérience humaine.
Vous n’aviez donc eu aucun dépassement,
aucun moment critique?
Non,
car j’avais tout fait pour l’éviter, en calibrant la production au dollar près
selon les besoins de la réalisation. Je n’avais écrit que des scènes que je
savais pouvoir tourner, et la chance a été avec nous car nous aurions pu
déraper sur une situation imprévue. Je pense franchement que si j’avais
travaillé avec un producteur je me serais planté, car une telle aventure ne
peut fonctionner que si le réalisateur est aux commandes de la production, qu’il
gère son propre argent, sans avoir à tout justifier auprès d’un partenaire forcément
sceptique devant un tel défi.
Pourquoi aviez-vous envie de raconter
l'histoire d'un ancien footballeur déchu?
En
fait les choses ont commencé à partir d'une vision, celle d'un homme solitaire
et pathétique qui marche dans la ville enneigée en ressassant son passé et qui promène
avec lui un ballon de football comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Et
puis tant qu'à faire je me suis dit "et bien je n'ai qu'à en faire un
ancien footballeur", et puis les éléments du personnage me sont venus
assez spontanément car j'étais guidé par un sentiment intérieur très fort.
Pourquoi avoir fait un film sur le
passé alors que vous veniez de changer de pays et que vous étiez tourné vers le
futur?
Effectivement
ça peut sembler étonnant. Mais en fait en immigrant au Québec je laissais
derrière moi un pan entier de mon existence, et dans la phase de transition mes
émotions étaient à fleur de peau, je ne pourrais plus écrire ce film
aujourd'hui. En m’installant à Montréal je devenais un immigré, c’est un
sentiment étrange que de se sentir un immigré, j’ai capturé ce sentiment et je
l’ai mis dans mon film. On parle souvent de l’immigration sous l’aspect
politique ou sociologique, mais il y a un énorme facteur existentiel dans le
fait d’immigrer.
C'est-à-dire?
Et
bien quand on immigre, c'est comme si on changeait de peau, il s’agit d’une
expérience philosophique fondamentale, toutes nos valeurs deviennent relatives
pour ne pas dire caduques, on s'aperçoit que les individus ne sont que le
produit de leur culture, et c'est assez navrant comme constat. Depuis que je
vis à Montréal, je me sens un autre, j'ai l'impression de m'être reprogrammé. En
me débarrassant de la culture française qui m'envahissait j'ai pris mon envol. Immigrer
n'a rien de comparable avec un voyage touristique, car c'est une redéfinition
de soi-même. En fait je pense que l'expérience de l'immigration est assez traumatisante,
il faut être fort dans sa tête pour être capable de puiser au fond de soi la
vraie matière qui nous constitue. Et puis, pour la France c'est comme si
j'étais mort, je constate que le pays continue de fonctionner sans moi, ça
paraît évident mais quand on en fait l'expérience c'est choquant...
Sur
la trace d'Igor Rizzi est donc un film d'immigrant.
Oui
sans aucun doute. Mais un immigrant qui vient d'arriver, car le film décrit un
sentiment transitoire qu'on ne ressent que pendant quelques mois, ce moment
unique où on évolue comme un intrus, ou du moins comme un observateur, on
n'appartient plus à nulle part, on est en flottement, on se sent vivre comme
jamais, toutes les émotions sont démultipliées. Quand j'ai écrit puis réalisé Igor Rizzi, je n'étais pas normal
émotionnellement, j'étais déphasé, presque déréglé, et j'avais la crainte que cette sublime
sensation ne se retire de moi avant que le film ne soit achevé.
Vous êtes né à Toronto, comment se
fait-il que vous vous sentiez un immigrant au Canada?
C'est
assez compliqué, sentimentalement parlant je me sens attaché au Canada, car j'y
ai vécu ma petite enfance, mais techniquement j'ai passé tellement d'années en
France qu'une part de moi a été fabriqué hors du Canada. Mais si je pousse le
raisonnement, je ne me sens ni canadien ni français, j'essaye juste d'être
moi-même. Et je dirai que le fait de ne pas se sentir appartenir à un pays
m'ouvre les portes de la liberté. Le sentiment d'appartenance à un pays
constitue pour beaucoup de gens une limite intellectuelle, pour ne pas dire une
limite tout court.
La notion de remords est centrale dans votre
film, c'est un sentiment rarement traité au cinéma?
Oui
je voulais écrire un film qui décrive le sentiment du remords, d'ailleurs le
scénario était intitulé "Les remords d'un ancien footballeur". Le
remords est un sentiment souterrain qui nous ronge et contre lequel nous sommes
assez impuissants. Le remords a si peu avoir avec la matière qu'il en est
mystique. On espère le chasser avec des idées mais le remords ne se laisse pas
convaincre par un discours.
Les remords peuvent nous gâcher la vie.
Oui,
et parfois on donnerait tout pour retourner dans le passé et corriger notre
attitude pour empêcher un remords de prendre racine.
C'était un défi de mettre ce sentiment
en images.
Oui
et je pense que j'y suis parvenu car je n'étais pas dans le calcul, j'ai évité
d'intellectualiser ce sentiment, je me suis contenté de le glisser lentement
dans le récit, l'aspect littéraire de la voix-off m'a été utile pour y parvenir.
Justement, cette voix-off est traitée
avec originalité, elle est en parfait décalage avec l'action qu'on voit à
l'image.
Laurent Lucas enregistre la voix-off dans un studio improvisé. |
Il n'y a pas de futur dans le film, le
personnage semble soudé au présent.
Oui,
je suis content que vous l'ayez remarqué. J'ai totalement aboli la notion de
futur, ce qui se passera dans l'avenir n'a aucune espèce d'importance, car tant
que le personnage n'aura pas réglé son problème de remords, il demeurera une
ombre qui se promène dans la ville.
Un critique avait dit à l'époque de sa
sortie que le film était ennuyeux à mourir, qu'on y voyait Laurent Lucas
marchant dans la neige pendant 1h30.
Oui,
c'est une façon de voir les choses ! Il n'y a aucun argument à opposer à ce
critique car c'est une affaire avec lui-même et sa façon de ressentir
l'existence.
Vous admettez que le film est lent,
très contemplatif et que certains peuvent s'ennuyer en le regardant.
Contemplatif,
c'est le terme. Je ne peux pas convaincre des gens qui sont concrets et pour
qui le sentiment de flottement n'existe pas. J'ai fait un film contemplatif, la
frontière avec l'ennui n'est pas très éloignée, je le reconnais, mais ce qui
fait la différence c'est ce qui se passe sous les apparences. L'intérêt de la
vie est toujours invisible. Les choses les plus fortes ne se voient pas, elles
se ressentent.
Faire un film contemplatif aujourd'hui,
c'est un sacré pari.
J'ai
fait le film en 2006 et depuis les choses se sont même aggravées... Je n'ai pas
fait ce film en pensant au public, je n'ai pas cherché à divertir les
spectateurs, ni à plaire à des producteurs. Je ne savais même
pas si ce film serait un jour projeté dans un cinéma. Je l'ai fait c'est tout. Je
l'ai fait pour répondre à un besoin pressant d'exprimer ce que j'avais sur le
cœur à ce moment précis de ma vie.
Sur le plan visuel, vous aviez
développé un langage très personnel. Vous enchaîniez les plans d'ensemble
filmés en longs plans-séquences. Il y a environ 200 plans seulement dans le
film.
180
précisément, c'est un chiffre que j'ai découvert à la fin du montage. Chaque
plan respirait pour lui-même. Je laissais se déployer chaque scène dans son
intégralité, sans précipiter les choses, car le moindre artifice aurait détruit
la sincérité de ce que j'avais à dire.
Les gros plans se comptent sur les doigts de
la main.
Oui,
j'ai utilisé les gros plans comme des bornes pour soulager le spectateur. Quand
un gros plan surgit, il agit comme une outrance, on le remarque, il est presque
impudique.
Laurent Lucas est l'acteur idéal pour
ce type d'exercice minimaliste.
Oui,
Laurent est magnifique dans ce rôle. Il apporte toutes les nuances dont on a
besoin. Il est capable de tenir un plan pendant presque deux minutes sans
faiblir au jeu, en gardant toujours sa finesse. C'est un virtuose de la
sobriété. Il est capable de faire beaucoup avec très peu de matériel
scénaristique, car il vit les scènes, il leur donne sa vraie densité, avec un
dosage parfait.
Il se dégage de son personnage une
tristesse.
J'adore
la tristesse, c'est le plus beau sentiment que je connaisse, c'est un sentiment
noble, profond, riche intérieurement. Il y a toujours de la beauté dans la
tristesse car elle ne peut fonctionner qu'avec la sincérité.
Comment aviez fait pour que le
personnage apparaisse touchant alors qu'il s'apprête à tuer un homme pour de
l'argent?
Un
personnage rempli de remords est forcément touchant. Mais le mérite revient à Laurent
Lucas, car il a cette aptitude rare chez les acteurs de pouvoir exprimer de la
sympathie tout en menant une action condamnable. Dans mon dernier film Le Militaire, dans lequel il joue aussi,
son jeu opère de la même façon, alors que tout plaide contre son personnage, il
parvient à le rendre humain et émouvant. Il y arrive car il ne cherche pas à se
rendre attachant, il ne racole jamais, il garde une distance pudique qui finit
toujours par émouvoir le spectateur. Laurent Lucas fait confiance au montage
pour construire une notion ou une émotion, il ne commet pas l'erreur de tout
donner dans chaque scène. Quand je suis au montage je suis saisi de découvrir
la mécanique de son jeu, j'assemble les plans et le personnage se dessine sous
mes yeux, c'est éblouissant, la marque d'un grand acteur.
Jusque-là vous n'aviez réalisé que des
courts-métrages, quelle était votre expérience avec les acteurs avant d'aborder
ce premier long-métrage?
Sacha Bourdo se rase dans After-Shave (1999) |
Précisément, en quoi consistait votre
relation avec Laurent Lucas sur le tournage d'Igor
Rizzi?
Très
naturelle, dans la continuité de l'énorme travail de préparation que nous
avions fait avant le tournage. Laurent m'a donné tout son temps avant et
pendant le tournage, on se voyait tous les jours avec Pierre-Luc Brillant et
mon assistant réalisateur Fouad Sassi. On a fait beaucoup de répétitions en
décors réels pendant les deux mois précédents le tournage. Cette période préparatoire
a été capitale car je filmais les répétitions avec la fonction vidéo de mon
Nikon et je les analysais le soir. Presque la totalité du film avait été tournée
en vidéo. Cette méthode m'a permis d'affiner le scénario, de le réduire à sa
plus simple expression. Cette période m'avait aussi permis d'absorber le jeu de
Laurent Lucas, d'être à l'écoute de ses conseils et de ses suggestions. Au
premier jour de tournage, j'étais dans un excellent état de préparation, je
savais vraiment où j'allais.
Vous répétiez en décors réels, c'était un
vrai luxe.
Noël Mitrani et son premier-assistant Fouad Sassi (à gauche sur l'image). |
La vieille Oldsmobile caractérise très
bien le personnage.
Oui,
elle datait de 1981, je l'avais acheté pour le film et j'avais dû la faire
réparer. Je l'avais choisi car elle était bleue comme la glace et s'harmonisait
parfaitement avec le décor enneigé. C'était la voiture parfaite pour ce
personnage décalé de la réalité. On a fait toutes les répétitions avec, elle
nous donnait le feeling dont nous avions besoin pour nous imprégner de l'histoire
et du personnage.
Parlons du montage, on ne monte pas un
film constitué de plans-séquences de la même manière qu'un film où les scènes
sont découpées en plusieurs plans.
Le
montage est le montage, quelque soit la nature des plans, car l'objectif est
toujours le même, raconter une histoire de la manière la plus intéressante
possible, en lui donnant le rythme nécessaire, et en maintenant toujours en éveil
l'intérêt du spectateur. Denis Parrot, le monteur, avait d'abord assemblé les
plans dans l'ordre du scénario et on avait un film d'environ deux heures, un
film assez ennuyeux, c'était beau visuellement mais lassant. En général les
plans qu'on avait tourné étaient intéressants en eux-mêmes, mais il a fallu
traquer toutes les redondances, car il ne fallait surtout pas nous répéter. Au
bout du compte, on a supprimé un quart des scènes et le film a pu trouver son
rythme et sa fluidité.
À la fin du premier montage, vous aviez
organisé une projection test pour quelques spectateurs et ils ont tous fait la même
critique.
Oui,
je n'avais pas assisté à cette projection pour que les personnes se sentent à
l'aise. Quand Denis Parrot m'a transmis leur critique, ça m'a fait un
choc. Ils disaient tous que les scènes avec Isabelle Blais étaient trop concrètes,
qu'elles brisaient le charme et le mystère du personnage, que ça empêchait le
film d'être émouvant. En fait, ils ne voulaient pas voir le personnage de la défunte
Mélanie, ils voulaient qu'elle reste une évocation poétique.
Vous trouviez qu'ils avaient raison?
Effectivement
ça marche très bien.
Denis Parrot et Noël Mitrani dans la salle de montage. |
L'intrigue est assez mince, l'intérêt
du film repose sur cet unique personnage d'ex-footballeur.
L'intrigue
est mince mais réelle, va-t-il ou non retrouver cet italo-russe nommé Igor
Rizzi et le tuer pour honorer son contrat? Je voulais que l'intrigue soit
épurée pour ne pas que ça prenne le dessus sur la description du personnage.
On ne peut pas s'empêcher de penser
qu'il ne tuera pas Igor Rizzi.
C'est
la preuve que le personnage est empathique pour le spectateur, en fait on ne
veut pas qu'il le tue, on espère qu'il va se redresser et retrouver le droit
chemin.
C'est très moral dans le fond.
Absolument.
Je crois fermement que le bonheur est impossible si on viole les principes de
la morale. Et quand on entrave la morale on sait qu'on va le payer mais on ne
peut pas s'en empêcher, car le besoin de satisfaire nos intérêts à court terme
ou de vivre des expériences l'emportent souvent sur notre recherche du bonheur,
et dans un sens tant mieux car c'est ce qui fait la complexité de la nature
humaine.
Il y a beaucoup d'humour dans le film,
on sent l'influence des frères Coen, il y a même une ressemblance avec Fargo.
Vous
dîtes ça à cause de la neige ! Dans mon film la neige est vraie alors que dans Fargo ils ont dû tricher car, durant l'hiver
où ils ont tourné, la neige refusait de tomber dans le Minnesota! Pour être
sérieux, j'adore les frères Coen mais je n'ai pas cherché à m'en inspirer, à
moins que j'en sois imprégné malgré moi, ce que je veux bien admettre.
D'ailleurs aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'humour dans un film sans
chasser sur les terres des Coen, ils ont marqué le territoire du comique pour
longtemps... Dans Igor Rizzi, je
m'amuse avec le côté minable des personnages, la part de ridicule qu'on a tous
en nous, tous ces petits détails mesquins qui nous encombrent.
Oui mais vous ne provoquez pas un rire
franc, il est teinté de malaise, on ne sait jamais si l'on doit rire ou pas...
...C'est
parce que le comique survient par inadvertance, rien n'est amené ou codifié
pour faire rire.
Vous n'aviez donc pas cherché à faire
rire?
Non,
pas de façon calculée, et il en est de même dans les films que j'ai fait
ensuite. Je sais seulement que si je fais émerger une vérité, très souvent elle
comportera un élément comique, car c'est l'essence même d'une vérité que de
contenir une part de drame et une part de comique, mais je ne cherche surtout
pas à travailler le comique.
Vous semblez vous méfier de la comédie.
C'est
exactement ça ! Je donne toujours la priorité au drame, si l'humour passe tant
mieux mais ce n'est pas mon but ultime, mon but ultime c'est de transmettre mon
sentiment de la vie. J'aime provoquer le rire mais de façon accidentelle, je ne
travaillerai jamais un effet comique. Quand j'écris je me méfie toujours de la
comédie car on a vite fait d'être artificiel pour provoquer le rire. D'ailleurs
le scénario d'Igor Rizzi ne contenait
aucun détails comiques, c'est au moment de la réalisation que certains traits
comiques sont apparus.
Laurent Lucas, sous ses dehors sérieux,
peut être très drôle.
Oui
je suis bien d'accord ! Et plus il est sérieux plus il fait rire. Sur mes
tournages avec lui j'ai toujours un pull à portée de la main pour étouffer mes
rires pendant les prises. Quand je suis au montage je ris beaucoup en voyant
Laurent Lucas, il a une façon unique de glisser dans son jeu dramatique des
nuances comiques imperceptibles.
La chanson de Bobby Vinton "Sealed With a Kiss" ponctue l'histoire en lui donnant sa
charge émotionnelle.
Cette
chanson est très romantique, très nostalgique, presque naïve, elle m'a servi de
repère, elle était le but vers lequel je devais tendre, elle m'a permis de
faire un final optimiste et en même temps triste, sans quoi le film aurait été
vain, j'aime montrer qu'un personnage en souffrance peut s'en sortir par la
force de sa volonté.
Sur cette chanson, les derniers plans
du film forment une histoire en elle-même.
Oui,
nous avons monté les dernières minutes comme un bloc, une sorte d'allégorie qui nous fait sentir la
puissance des sentiments.
Sélectionné à la Semaine de la Critique à Venise, le
film avait ensuite été primé au festival de Toronto. Comment expliquez-vous cet
accueil favorable?
Noël Mitrani et Pascal Maeder viennent présenter le film à la Mostra de Venise. |
Vous n'aimez pas le cinéma engagé?
En
fait non, je ne suis pas à l'aise avec cette démarche, car je n'aime pas qu'un
film me dise comment je dois penser, ou pire comment il faut penser. Dans les
films engagés il y a toujours un moment où on nous assène une leçon. Idéologie
et cinéma font rarement bon ménage sur la durée. Je ne pense pas que les plus
grands films soient des films engagés, ceux sont les films de sentiments que la
postérité retient, mais les sentiments impressionnent moins les faiseurs
d'opinions. Et je déplore que tant de films aujourd'hui soient juste une mise
en images de l'actualité, c'est triste car je pense que le cinéma vaut mieux
que ça, j'aimerais que ce soit davantage un outil d'expression personnelle,
quand je regarde un film j'aime qu'on me propose une vision de la vie qui me
surprenne et non une illustration consensuelle d'un fait d'actualité ou d'un
fait de société, d'autant que le documentaire est plus approprié pour
transmettre des messages.
Le Dictionnaire des Films de Jean
Tulard a consacré un article élogieux à votre film.
Oui,
que mon premier film, fait dans les conditions que l'on sait, puisse avoir sa
place dans un dictionnaire aussi référencé est sans doute ma plus belle
récompense.
Propos
recueillis par William Amos-Dupuis.
Entretien réalisé à Montréal le 23 mai 2014.
Entretien réalisé à Montréal le 23 mai 2014.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire